miércoles, 7 de diciembre de 2011

Una Feliz Navidad Y Prometedor 2011







Las escenas del nacimiento de Jesús fueron cambiando a través de los siglos y conforme a las costumbres y modas impuestas por los propios artistas. Durante la Edad Media lo más común es la representación de María tendida en su lecho con el niño a su lado, envuelto en refajos. En el siglo XIII Jesús está metido en el pesebre y hay un intercambio de miradas entre la madre y el hijo. A finales de la Baja Edad Media se empieza a representar a María con su hijo en brazos. Durante los siglos XIV y XV la escena se hace más cálida e íntima pues se representa a María alimentando al niño.








Los artistas flamencos van añadiendo detalles más o menos pintorescos, como la participación de José a la hora del baño del recién nacido.1 A partir del siglo XVI entran en escena los pastores adorando al Niño. Los pastores ofrecen animales de granja, frutos y otros obsequios. A veces en una misma obra se añade al tema central otros que pueden estar relacionados, como la anunciación del ángel a los pastores, el coro de ángeles, etc. El siguiente paso se da en los abundantes retablos monumentales del siglo XVII en que todo el retablo es una descripción de la Natividad y todo lo relacionado con ella. Aparece además el símbolo del cordero.










Trajetas de la naividad del 2011










viernes, 2 de diciembre de 2011

Escher en MUNAL


EL MUSEO NACIONAL DE ARTE ALOJA LA PRIMERA EXPOSICIÓN EN MÉXICO DEL ARTISTA HOLANDÉS MAURITS CORNELIS ESCHER


Por primera vez en México se presenta una exposición que muestra el camino, los mundos y las influencias del artista holandés Maurits Cornelis Escher. Se trata de la colección Escher y sus contemporáneos, procedente del Rijksmuseum Amsterdam que arriba al Museo Nacional de Arte (Munal). La selección está compuesta por 85 dibujos, litografías y xilografías de Escher, de su maestro Samuel Jessurun de Mesquita y de Gerrit Dijsselhof.
La muestra preparada por el Conaculta/INBA, a través del Munal, fue inaugurada este jueves 24 de noviembre por Teresa Vicencio Álvarez, directora del INBA; Wim Pijbes, titular del Rijksmuseum Amsterdam; Laetitia Van Den Assum, embajadora de los Países Bajos en México; Miguel Fernández Félix, director del Munal y María Purón, representante del Patronato del Munal.
Poco antes de la apertura, Adolfo Mantilla, jefe de exposiciones del recinto, expresó que la muestra buscó situar a Escher, "artista importantísimo", en un contexto amplio con las influencias que recibió y las que ejerció internacionalmente tanto en el momento en que creaba su obra, en los años 50, como décadas después. Su trabajo, explicó, ha sido analizado por matemáticos, científicos, diseñadores, historiadores del arte y escritores.
La colección está dividida en cinco núcleos: Los mundos del artista, Las formas vivas de la naturaleza, Paisajes reales e imaginarios, Geometría, decoración e infinito y Perspectivas fantásticas. Mantilla comentó que Escher fue el fundador de una tradición visual y situó a las artes gráficas en la concepción de todos los formatos mediales que actualmente son fundamentales. "Sus trabajos tienen una vigencia importante en los realizadores de videos y películas de temas fantásticos".
         "Escher fue un personaje que siempre se ocupó de apropiarse de las artes gráficas para hacer una reflexión epistemológica que implica el conocimiento profundo de la cosas. Los trabajos de paisajes y de la naturaleza son las intuiciones de Escher por conocer a profundidad las formas de los objetos. Fue un creador que moduló su proyecto científico, a nivel gráfico, fue matemático de intuición, de inspiración y de voluntad", explicó Mantilla.






l director del Rijksmuseum Amsterdam, Wim Pijbes, comentó a su vez que ésta es la primera vez en México que se monta una exposición de Escher de tales dimensiones. El museo holandés resguarda un millón de obras. La razón por la cual se trajeron los trabajos de Escher a México es por la sólida tradición visual que tiene nuestro país y porque es un artista muy conocido entre los mexicanos.
         "Si ven el trabajo de Escher, sabrán que no es un pintor sino un artista gráfico que hace dibujos. Trazar, diseñar, pintar, como dijo el artista es hacer creer y eso es lo que él hizo. Fue siempre un paso adelante y engaña a la vista con su arte. El mundo de Escher nos habla acerca de si lo que vemos es real ¿y qué es lo real? En su mundo pictórico hizo preguntas y ese es el poder esencial del arte".




domingo, 20 de noviembre de 2011

EXPOSICIÓN PICASSO SERIES EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE


EXPOSICIÓN PICASSO SERIES EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE


Con una selección de dibujos de 63 planchas artísticas de cobre y zinc sin editar, realizadas por Pablo Picasso y que fueran encontradas en los años sesenta, fue inaugurada la noche del jueves 17 de noviembre, en el Museo Nacional de Arte, la exposición Picasso Series.
Conformada por las obras Caja de RemordimientosRetrato de Familia y Los Fumadores, la declaratoria de apertura de la muestra estuvo a cargo de Consuelo Sáizar, presidenta del Conaculta, quien destacó que con esta reunión de obras, el público podrá conocer de mejor manera al Picasso dibujante.
"Hoy nos reunimos convocados por un nombre y un hombre mágico, quien nos ha deslumbrado con sus tonos azules, con sus figuras mitológicas, Picasso desconstruyó la figura y la volvió a construir, mostrándonos nuevas dimensiones en la pintura, además de enseñarnos también ciertas maneras de vivir".
Estuvieron presentes Manuel Alabart, embajador de España en México; Juan Cristóbal Ferrer, presidente de la Fundación Consejo México España; Mónica López Velarde, Coordinadora Nacional de Artes Plásticas del INBA y Miguel Fernández Félix, director del Museo Nacional de Arte.
        La muestra es exhibida en las salas 32 y 33 de la colección permanente del Museo Nacional de Arte y está integrada por 45 obras de la serie Caja de Remordimientos; 13 dibujos de Los Fumadores y cinco piezas deRetrato de Familia.




Las obras fueron realizadas entre 1919 y 1964 en técnica litográfica para después ser trasladadas a planchas para grabado, destacan temas como el amor, la muerte, la nostalgia, la mitología, las escenas familiares y la evocación femenina.







   Durante el recorrido, el público pudo encontrar obras como Retrato de la señora Picasso, La pareja de enamoradosLas tres bañistas, La pareja en la hierba, El collarLa guitarra sobre la mesaLa violaciónCabeza de Marie ThereseMinotauro violando a una mujer y Mujer torero.
        Consuelo Sáizar dijo que Picasso fue el hombre que nos sacudió con Guernica y a través de su obra nos hizo entender varias dimensiones en el orden.
        "Hoy venimos a conocer de mejor manera al Picasso para quien el dibujo era la mejor manera de escribir su autobiografía, cada trazo es una línea en ese diario gráfico que fue construyendo a lo largo de su vida".
        Y añadió: "Picasso fue un hombre comprometido con sus intereses y con sus pasiones y que en mucho revolucionó el arte enriqueciendo el lenguaje gráfico del siglo XX, hoy lo recibimos en México con mucho placer y agradecemos la oportunidad de admirar estas piezas”.
        Mónica López Velarde dijo, en representación de Teresa Vicencio, directora general del INBA, que esta muestra se realiza gracias al esfuerzo entre instituciones, ratificando el genio amplio e inagotable de Pablo Picasso.





 "Las piezas de las diversas series que conforman la exposición tienen fuertes resonancias simbólicas en la vida del artista, sin duda una muestra que se presenta al público con la firme idea de que el arte habla para todos desde lo esencial".
        Juan Cristóbal Ferrer mencionó que Picasso, a diferencia de otros pintores, fue reconocido en vida, llegando a realizar más de 2000 obras que se exhiben en los mejores museos del mundo.
        "Esta muestra se realiza gracias a la colaboración cultural entre México y España. Picasso fue para muchos españoles un símbolo porque también vivió en el exilio, por ello esta muestra es consecuencia de la historia que nos une como naciones hermanas".
        La exposición Picasso Series, se exhibirá en el Museo Nacional de Arte hasta el 5 de febrero de 2012.



jueves, 13 de octubre de 2011

RETROSPECTIVA SOBRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO


Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 
 muestra a partir del 13 de octubre







Una lectura diferente de la obra fotográfica de Lola y Manuel Álvarez Bravo ofrecerá el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando inaugure la exposición Lola Álvarez Bravo y la fotografía una época, el próximo 13 de octubre

La muestra dará luz sobre la creación de la maestra Lola Álvarez Bravo, pionera de la fotografía, la influencia que recibió de Manuel Álvarez Bravo y el legado que heredaron sus alumnos.

     Monserrat Sánchez, directora del museo, informó que las fotografías que se presentarán pertenecen a la colección de la familia González Rendón. Pero además, como Lola Álvarez Bravo trabajó para la Secretaría de Educación Pública y para el Instituto Nacional de Bellas Artes registrando el acervo del Museo Nacional de Arte o de los murales de Diego Rivera, se exhibirán fotografías de esa labor.

     Habrá además piezas de registro de Félix Candela, que son parte de una serie muy importante de ilustraciones para sitios arqueológicos, obras sobre artistas de la época y otras que mostrarán  los intereses estéticos de la maestra.

     
Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época estará integrada por seis núcleos temáticos: Lola en el mundo del arte; Obras clásicas, Lola y Manuel Álvarez Bravo; Fotomontajes; Lola Álvarez Bravo y sus alumnos; Escuela de ciegos; y Surrealismo. 


La colección mostrará algunas de las etapas en las que incursionó la artista de la lente y los intereses que tenía como fotógrafa. “El archivo contiene básicamente todas las etapas de Lola. Desafortunadamente de la primera época en la que aprendió fotografía de Manuel Álvarez no existen imágenes, pero posteriores sí las hay. En las fotografías de principios de los treinta y finales de los veinte la maestra tuvo una  marcada influencia de Manuel Álvarez Bravo".

     Beatriz Rendón, coleccionista de obra 
vintage de Lola y Manuel Álvarez Bravo, dijo que falta mucho por analizar en la obra de la artista y que con esta exposición las nuevas generaciones enriquecerán su visión del pasado, para revalorar el presente y apuntalar el rumbo hacia el futuro. "La obra de Lola puede contribuir a la construcción de una nueva etapa en el marco de la igualdad de derechos culturales para los mexicanos".



martes, 27 de septiembre de 2011


ALBERGA SALON DE LA PLÁSTICA MEXICANA DOS EXPOSICIONES
 ·         Retratos emocionales, muestra colectiva con obra de artista miembros del Salón

·         Inauguración, el jueves 29 de septiembre a las 19:30 horas en el SPM de la colonia Roma


Un panorama del quehacer artístico a través de obras de artistas miembros del Salón de la Plástica Mexicana (SPM), confrontado con la producción de quienes han marcado el camino y han dejado huella dentro de este campo, ofrece la exposición colectiva Retratos emocionales que se inaugurará el 29 de septiembre a las 19:30 horas en el Salón de la Plástica Mexicana de la colonia Roma.

Organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), se trata de una selección de retratos realizados por artistas miembros de dicho Salón, entre los que destacan fundadores como Federico Cantú (1907-1989) con la obra Gloria con crucifijo; Luis Arenal (1909-1985) con la litografía Cabeza indígena; Elizabeth Catlett con la escultura en bronce Mujer pensativa y el dibujo Hecho en México, entre otras.

En relación con el retrato Gloria con crucifijo, de Federico Cantú, Adolfo Cantú comenta que esta obra representaría para el artista toda una época de esplendor de los Estados Unidos que se eclipsaría con la Segunda Guerra mundial. Y cuenta: En la primavera del 1939 Federico se reencuentra con Gloria Calero en Nueva York, ya que se había convertido en su esposa a mediados de 1937 y por ello lucía como la nueva modelo en un centenar de obras.

En ese momento Mac Kinley Helm preparaba el libro Mexican Painters  y después de pasar unos meses en México entrevistando a todos los pintores de la nueva Escuela Mexicana, decidió regresar a Boston, no sin antes pasar a Nueva York para conocer a Federico Cantú Garza. Mac había comprado ya un paisaje de Federico en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor y pensó prudente conocer de cerca al artista y entrevistarlo para este nuevo libro de arte.

Recuerda Cantú que al Atelier de la urbe de hierro llegaban coleccionistas y marchands como Julian Levy, Pierre Mattise, Ing Morillo Safa, Martha K Wolf, Elizabeth Jenkins, Max Jiménez y Betty Behr, así como algunos  críticos para hacer nuevos pedidos.

El doctor Mac Kinley Helm seria uno de tantos. Mac Kinley llego al estudio junto con Alfred Barr y Henry Clifford  que preparaban la gran Muestra de Pintura Mexicana del MOMA y en el Philadelphia Museum. Desde ese momento surgió una relación de amistad entre el crítico y el artista que cultivarían por años.

En  mayo de 1940 Cantú expuso dos obras en The Museum of Modern Art New York (MOMA) dentro de la exposición Twenty Centuries of Mexican Art.  Mac decidió incluir  para esta muestra El triunfo de la MuerteGloria con Crucifijo., ambas pintadas en el atelier de Cantú, en Greenwich Village.




 Posteriormente, El triunfo de la muerte viajó a la ciudad de Filadelfia y fue vendido en 2,000 dólares y Gloria con crucifijo  en 450 dólares para formar parte de la Colección de W. Morris. Muchos años después esta obra fue adquirida por  Adolfo Cantú para formar parte de la Colección Cantú y de Teresa.
Durante más de 50 años aparece dentro de la pintura de Cantú, como Dolorosa, Madona, Virgen, Melancolía, Santa Ana, Eurídice, etc.




Por otra parte, Elizabeth Catlett ofrece un retrato de la sociedad en la obra Hecho en México, a modo de la clasificación de castas como producto del mestizaje, y la escultura Mujer pensativa, en donde exalta con maestría la belleza de la negritud.

Elizabeth Catlett Mora (1915), escultora y grabadora afroamericana, es reconocida también por su producción gráfica realizada durante las décadas de 1960 y 1970, con una enorme carga política. Participa activamente con su obra en el Movimiento Africano-Americano de Derechos Civiles (1955-1968) en Estados Unidos contra la discriminación racial.

La exposición colectiva Retratos emocionales incluye además trabajos de Helen Bickham, Salvador Pizarro, Rosa María Alfonseca, Antonio Ramírez, Hermenegildo Sosa, Óscar Ávila, Virginia Morales, Blanca Charolet y Aliria Morales, entre otros retratos realizados en diferentes técnicas, estilos y tendencias características de cada uno de los artistas participantes.

A la par, se presentará la exposición Retratos, de Jorge Tovar, artista de convicción realista, jubilado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Tovar lleva varias décadas dedicadas a la pintura y escultura, en particular a la creación de obras de carácter social. Entre sus múltiples trabajos destacan las ilustraciones que realizó para la primera edición de Picardía mexicana, de Armando Jiménez.

El maestro Tovar se especializa en los dibujos y más en concreto en la caricatura. Su exposición Retratosincluye 36 obras mixtas sobre cartulina en las que, como lo indica el nombre de la muestra, el retrato de personalidades es el motivo central de esta muestra.

Asimismo, en el marco de esta inauguración se presentará la carpeta artística de grabados Los motivos de buril. Homenaje a Ramiro Jiménez Pozo, editada por Gráfica Ateneo de Chiapas.
El Salón de la Plástica Mexicana se encuentra en Colima 196, colonia Roma. Entrada libre.

--
Salón de la Plástica Mexicana
Colima 196 col. Roma, México DF
Teléfono: 55.25 .72. 74

miércoles, 21 de septiembre de 2011

En Marzo de 2007


Homenaje a Diego Rivera en Francia
La Fête des lumiéres

Entre fuegos de artificio, proyecciones múltiples y luces espectaculares , celebramos este fin de año El 50 aniversario de la muerte de un icono de la pintura universal. Diego Rivera








La fiesta no puede ser mejor,  el 8 de diciembre día del natalicio de Rivera se conmemora en Lyon la Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La tradición narra  que el 8 de diciembre de 1852 al prender por primera vez la flama de la Basílica , todo el pueblo tenia que dejar Una pequeña veladora prendida , esa luz tenia que iluminar cada ventana , cada casa. La costumbre siguió y ahora se convirtió en una espectacular fiesta de luz.  Para aquellos que hemos tenido la fortuna de celebrar festividades en Francia conocemos la magnitud de la celebración . Y que mejor excusa para visitar esta magnifica Ciudad que las festividades de diciembre. El solo echo de recordar como Hemingway describe su tropezado viaje a Lyon en el libro - Paris es un Fiesta -,  o como Vargas Llosa narra las vivencias de Flora Tristán en - El Paraíso en la otra esquina- , seria un buen punto de partida para planear un visita a Francia.

Cuenta nuestro amigo Gerard….  que
Cuando en el 2006 la Fundación Diego Rivera organizo el primer encuentro Mural en México ,  surgió la idea de llevar a Diego a las calles de Lyon y así fue que en febrero del 2007  como una iniciativa Franco Mexicana, SACVL , Cite de la Creation y Fundación Diego Rivera firmaban un acuerdo junto con INBA CONACULTA y Fideicomiso Diego Rivera . Para crear un proyecto mural en Lyon que engrandeciera la memoria mural
Del maestro Rivera en Francia. Este proyecto que se integra al corredor muralista de esta bella ciudad y dejara constancia de la maravillosos relatos que Diego narrara por mas de una década a todos sus compañeros pintores y poetas en Motparnasse .
Dice - Guadalupe Rivera Marín
Fuimos a comer Gerard , Digo mi hijo y yo y surgió la idea de celebrar a mi padre en Francia.

Lyon es hoy la capital del Muralismo en el Mundo y que mejor regalo para México que en Francia se encuentre reinterpretada dentro de tres grandes fachadas parte del caudal artístico del magnifico Diego Rivera.
En Febrero del 2007 la Delegación Francesa visitaba los principales Murales de Diego en México , SEP, Palacio Nacional, Secretaria de Salud etc.Toda esta vivencia se reinterpreta en el nuevo proyecto Rivera en Lyon , y desde hoy decir Diego Rivera será decir México.

Esta magnifica ciudad  de 1,2 millón habitantes, es el corazón de la segunda región de Francia www.lyon.fr
El Ayuntamiento de Lyon lleva a cabo una ambiciosa política de acondicionamiento de zonas públicas en la ciudad. Con el objetivo de devolver  a la ciudad a sus habitantes la tranquilidad de epocas pasadas , liberándolos de la dominación del automóvil y fomentando una destacada identidad  de la villa que privilegia una cantidad limitada de materiales, vegetales y mobiliario, utilizados. Desde 1989, son más de 115 zonas públicas de Lyon y su alrededor que han sido confiadas al labor de reacondicionamiento de los diseñadores y paisajistas  franceses más famosos.
http://www.opera-lyon.com/

LaTradición lírica y creación contemporánea
Desde hace más de tres siglos, Lyon dispone de una ópera y desde 1993 la inmensa vidriera que corona el nuevo edificio, conservado en el emplazamiento de los teatros de Soufflot (1756) y luego de Chenavard y Pollet (1831), constituye, gracias a la notable obra arquitectónica de Jean Nouvel, una referencia en el corazón de la ciudad, entre el Ródano y el Ayuntamiento.

Dos destacadas formaciones de música clásica, la Orquesta de la Ópera de Lyon , y la Orquesta Nacional de Lyon

llegando a Paris  tiene tres buenas alternativas para transportarse al centro de Francia . Por auto, la autopista lo llevara en menos de 5 horas con la alternativa de poder visitar las grandes cavas de Borgoña , otra alternativa es el tren de alta velocidad TGV que conecta a las principales ciudades de Europa y si lo prefiere por avión también es placentero. Ahora ya lo sabe este diciembre celebramos a Diego en Francia,


. Seria una buena excusa para re vivir estas vivencias.
Lyon


 Así que este año
La cita es en la bella ciudad de  Lyon , Hemingway la describe en la Rute de Lyon…
……………………..Vargas lloza la consive dentro de la vida de la ………………..
En marcada por el rio Rhon Lyon es uan de la ciudades mas interesantes de Europa


Lyon es una ciuda de mas  habitants …..La cite de la creation
Al inicio del 2007  La cite de la Creation y la Fundacion Diego Rivera daban inicio
A un  proyecto Mural  que mostrara una sintesis de la obra del Maestro Rivera.
Durante tres dias visitamos Museos, Ruinas, Palacios, e inmuebles Historicos que 
Mantienen viva la obra de este gran Muralista Unieversal. Todos quedamos sorprendidos
De la dimención del trabajo que durante cuatro decadas absorbiera la vida de Rivera.

junto con la presentacion de un proyecto
En Febrero de 2007 la fundación Diego Rivera  acordaba

El 2007 fue revelador para nuestra memria historco cultural
Exposiciones, Proyectos, nuevos Museos , publicaciones y libros en torno a homenajes de nuestros grandes Artistas del sigklo XX.
Cien aniversario de Frida Kahlo, Francisco Arturo Marín, Federico Cantú, Julio Ruelas y 50 aniversario de Diego Rivera.

El Museo Casa Estrudio Diego Rivera Frida Kahlo inicio con la exposicion…..
Y que daria  paso a las exposicónes Diego Coleccionista, Diego Ilustrador en el MUNAL


En Marzo de 2007 el Museo Dolores Olmedo presentaba  de la Coleccion ING. El Final de Rostros y Tradiciones  Que se convertia en ……. Mostrando obras de los homenajeados y mas culminando con su Nuvo Mujseo Virtual ING.

En Mayo  se presentaba la exposicion Un Clasico en la Modernidad  Federico Cantú
En la Univercidad del Estado de Mexico que culminara con las Exposiciones Grecia en la obra de Federico Cantú – Pinacoteca de Nuevo Leon y Museo de Linares , todo esto en marcado por el Forum de las Culturas Monrterrey 2007. La prensa recordaba el caudal de obra Pictorica y escultorica de Cantú . Monumento a Alfonso reyes, Monuemneto a Porfirio Barba Jaco,Universidad de Nuevo Leon, Los altars en Galeana, La Purisima que junto con la Catedral de Monterrey – Pintada por Angel Zarraga son las dos obras culminates de la Pintura Religiosa en NL. Y como dijera Don Ricardo Perez Escamilla , es momento de
Una revaloracion de la obra de Federico Cantú








En Junio la gran exposcion homenaje en el Palacio de las Bellas Artes  Frida Kahlo
Con la apaicion de un Nuevo catalogo que se agotaria de inmediato.

En septiembre parte de esta colección se mostaria solo por unos dias en el MARCO NL.
Grabe error fue no tomar en cuenta la presencia de Diego Rivera  en ese, u otro museo de Monterrey.

La Casa Azul presentaba La exposicon del Archivo de Frida y Diego de donde surgian extraordinarias publicaciones como la Cartas del Doctor Leo
El Rpero de Frida  CONARTE, Frida Escritota, Entre Sombras,,,

En Septimbre del Forum de las Culturas Monterrey 2007 sirvio para que Mexico fuera el punto de partida cultural ………..








martes, 21 de junio de 2011

En busca de Rafael



Un gran tema para recordar el día mundial de la Música 21 jun 2011

El Arte visto por Adolfo Cantú
En busca de Rafael

El gusto es la facultad de juzgar lo bello de entender su validez universal.

Otoño en Europa , Fin de Año en New York

En los últimos tres meses nos dimos a la tarea de visitar algunos de los mas importantes Museos de Europa y América y es que a partir de nuestra ultima visita a Francia e Italia redescubrimos la vida y obra del maestro de Urbino; Rafael Sanzio 1483 – 1520. Debo confesar que el viaje estaba dedicado a conocer la magnifica colección de Peggy Guggenheim que recién publicamos en the Billionaire, pero adentrándome al refinado gusto de Peggy por los grandes maestros italianos y compartiendo este gusto por el arte sacro, iniciamos un intensa búsqueda de la obra del maestro “Rafael”. Visitando los principales Museos de Francia e Italia durante quince días itinerantes, pudimos admirar una serie de obras maestras como “San Jorge y el dragón” en el museo de Louvre en Paris , “Las tres gracias” en Chantilly, así como “Desposorios de la Virgen” en la Pinacoteca de Brera en la ciudad de Milán -, “Historias de Eneas” en el Duomo de Siena , “Descendimiento de Cristo muerto” y “Dama con unicornio” en la Galleria Borghese en Roma, “La bella Jardinera” y “Madona del jilguero” en la Galleria dedegli Uffizi en Florencia. “Madona” y “Coronación de la Virgen” en la Pinacoteca Vaticana en el Palazzi Vaticani, que es una de las obras mas hermosas junto con “La Fornarina” en el Palazzo Barberini en Roma. Todo un universo plástico que engrandece el legado del “Cinquecento”.

Pero hacía falta ver “Pala Colona” y una de las grandiosas madonas de Rafael que adquiriera el Metropolitan Museum of New York en 1913 como donación de J. Pierpont Morgan . Así que el ultimo día del año nos dirigimos a ver estas magnánimas obras pintadas al óleo sobre madera. Y es que nunca será lo mismo degustar una obra en su dimensión real; “Madona y Niño con Santos” pintada en 1504, recrea una visión iconográfica cargada de elementos arquitectónicos enmarcados en forma de díptico, como lo realizara dos años antes Rafael en la “Coronación de la Virgen”, obra comisionada para la iglesia de “San Francesco” .



Pintor y Arquitecto

A propósito de su capacidad como pintor e arquitecto Rafael Sanzio de Urbino encarnó los ideales artísticos y las tendencias de la tradición humanista del “quattrocento” en una época en que se acariciaba el sueño de revivir el mito de la Época clásica, estudiando los trabajos de los antiguos maestros y los de los modernos, de cada uno supo tomar lo mejor y , habiéndolos recogido, enriqueció el arte de la pintura.
Rafael sin embargo, puede ser considerado también un gran arquitecto, hay un gusto evidente por la perspectiva y la arquitectura que serán la base de su universo pictórico en su paso por Roma.

Rafael pensaba y diseñaba como arquitecto a tal punto que en la carta que enviara al pontífice León X – quien le comisionara “Diseñar la Roma antigua”- Escribe: Y porque el modo de dibujar más específico del arquitecto es diferente del que tiene un pintor.

En 1515 Rafael fue nombrado “ Conservatore Della antichitá di Roma”. Pronto logro crear un sistema grafico moderno para trazar el plano de la ciudad con dibujos de proyecciones ortogonales utilizando instrumentos dotados de brújula magnética. El artista sabia que si se conservaban vivas las memorias y la grandeza del pasado, ellas podían significar un estimulo para recrear la grandeza en el presente.
Escribe a León X ; “Vuestra Santidad trate de tener bien viva la comparación con los antiguos, pues esto llevará a igualarlos y a sobrepasarlos…”

Pontificado de la familia Médicis

Esta época donde se hicieron construir grande iglesias cargadas de suntuosidad tras el acceso de dos papas de la familia Médicis al pontificado, terminaría por dar paso a la “Reforma” promovida por el monje de la orden de los agustinos ; Martín Lutero, cuando en el año de 1517 uno de esos comerciantes de indulgencias llegó a Wittenberg Alemania con el fin de recaudar dinero para la Iglesia de San Pedro , cuya construcción dirigí en aquel año el mas famoso pintor del mundo: “Rafael”. Tras la Reforma de Lutero pronto vinieron guerras terribles y Roma fue saqueada. Para fortuna de Rafael que murió en plana juventud creativa su obra sobrevivió como un legado
del “Cinquecento”.

Urbino 1483

Rafael nace en Urbino el 6 de abril de 1483, hijo de Magia de Battista y de Giovanni de Sante di Pietro, de quien toma el patronímico de Santí que Rafael latinizó Santius y luego transformo en Sanzio. Era del viernes santo al igual que su muerte en Roma el 6 de abril de 1520. Su padre, pintor pero no un gran artista, es mas recordado por su Crónica de versos.
Siendo todavía un niño Rafael ingresa al taller del “Perugino” , uno de los grandes de la época. Y así a los catorce años interviene en la “Natividad de la Virgen” y “Santa Maria Nuova” en Fano, y en 1499 Rafael crea su primera obra autónoma “El estandarte de la Trinidad” en la Citta de Castello, una año después pinta “Pala de San Nicolás de Tolentino” , ”Crucifixión Gavari” así como la ”Crucifixión Mond” que hoy se halla en la National Gallery de Londres.

Hacia fines de 1502 pinta por encargo las “palas” . “Pala Oddi” hoy en la Pinacoteca Vaticana, “Pala Colona” en el Met de NY.
De 1504 a1509 Rafael trabajo en una serie de Madonas con Niño
“Madona Solly”, “Madona con Niño San Jerónimo y San Francisco”.
Mas tarde El “Pinturicchio” lo motiva a pintar “Historias de Eneas”.

Seria la duquesa Giovanna hija de Federico Montefeltro quien le
comisiona a pintar dos tablillas “San Jorge y el dragón” y “San Miguel y el dragón” ambas actualmente en el Louvre. Otros encargos aristocráticos le llegaron después de Scipione Borghese para el cual pinto las tablas pequeñas de “Las Tres Gracias” “El sueño del caballero”.
Después de estas obras Giovanna lo recomienda con Pier Soderini, gonfalonero vitalicio de Florencia, en ese momento de gran fervor donde los mas grandes maestros de la época : Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Fray Bartolomeo della Porta superaran en conjunto todos los elementos del “quattrocento”.

Bajo el papado de León X de Médicis(1513-21), Rafael completa los frescos de la “Estancia de Heliodoro” en el Vaticano. El primero de agosto de 1514 recibe el nombramiento de arquitecto de la “Fabbrica di San Pietro”. Surgen nuevas obras maestras como
“Madona de la Silla” “La Velada” “Retrato del papa León X”
“Incendio del Borgo”. A su muerte colocaron a su cabecera la tabla de la “Transfiguración” que en verdad es sorprendente en técnica e iconografía religiosa .
la vida de Rafael precozmente consumida por los excesos de su vida privada cesó el 6 de abril de 1520. Su muerte marcó el final de un mito y con ella Roma perdía su gran interprete.

La obra de Rafael estará por siempre ocupando un lugar primordial dentro del patrimonio universal del arte, sin embargo La iconografía de su obra revelara con el tiempo historias fantásticas como la que plasmo en una se sus obras maestras “La Fornarina”. En esta obra se puede reconocer a Margarita, la amante de Rafael, una joven de origen Sienés, llamada la Fornarina porque su padre Francesco Luti era panadero ( Fornaio ). En el brazalete de la joven aparece la escrita “Rafael Vrbinas” y en la mano izquierda La Fornarina porta una sortija que durante siglos permaneció oculta.

Coleccionar es una aventura ligada al devenir del arte mismo y revela nuestra pasión por la belleza.

Adolfo Cantú

Colección de Arte Cantú Y de Teresa
Enero 2009 fundacionboart@hotmail.com

sábado, 4 de junio de 2011




Patrimonio de Federico Cantú
Ernesto Lozano


Al Dr. Norman Javier Narváez Hospital General de México

Federico Cantú es de los pintores más completos de México y uno de los poseedores de la iconografía más exacta sobre los mitos aztecas, toltecas, zapotecas, mixtecas; similar a la expresada por el maestro Diego Rivera en sus murales, sus lienzos y en sus grabados.

Aún más, es considerado el mejor grabador de México. Le dio identidad al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con las esculturas sobre nuestra Madonnas, y es quien nos representa con pintura sacra en el Vaticano durante el siglo XX.

Por cerca de una década (1924-1934) realizó viajes por regiones de Europa y de los Estados Unidos. Exhibió por vez primera en el Exposition Park Museum de Los Angeles, California, en 1929, y tomó parte en diversas exposiciones colectivas en Nueva York y Filadelfia, donde se presentó su trabajo al lado del de Diego Rivera, Montenegro, Mérida, Rufino Tamayo. Regresó a México en 1934 y formó parte de la llamada Escuela Mexicana de Pintura.

En noviembre de 1938, Cantú se instaló en Nueva York, en el 355 East 50 St., en el Greenwich Village, junto al atelier de su maestro de escultura, José De Creéft. En 1943 ingresó como maestro a la escuela La Esmeralda junto con los más grandes pintores del siglo XX. Dos años después empezó a trabajar la punta seca con Carlos Alvarado Lang. Ese mismo año viajó a los Estados Unidos para impartir clases en la Universidad de California.

El contenido histórico y religioso de su trabajo fue desarrollado a través de una técnica de dibujo de excelente calidad que surgió tras su transitar en la Grande Chaumière y la Acadèmie Colarossi en la década que pasara en París. La mayoría de la obra del atelier de Montparnasse en la nación parisina fue destruida en la Segunda Guerra Mundial.

Fue hasta la década de los años 40 cuando inició su carrera como muralista. Diez años después se dedicó a la pintura mural. En 1960 empezó a producir relieves y escultura emblemática a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Creó su último monumento en 1988, a la memoria de Alfonso Reyes. Cantú transitó paralelamente junto con los más grandes críticos y poetas de la época: Renato Leduc, Luis Cardoza y Aragón, André Breton, Antonin Artaud, MacKinley Helm, José Moreno Villa, Alí Chumacero y, por supuesto, Alfonso Reyes, quien expresó del pintor: “surgió hijo de sí mismo, su obra aviva el afán prehispánico, la flora, la fauna, el paisaje y la simbología mitológica y religiosa. Pero sobre todo recrea el universo cultural que cultivó a lo largo de su vida”.

Existen muchas leyendas en torno al maestro Cantú. Una refiere al muchacho que siguió la escuela de Barbizon en Coyoacán con Alfredo Ramos Martínez. Otra alude al muchacho achichincle del maestro Diego Rivera, que muele colores de varios pigmentos, para los frescos de la Secretaría de Educación Pública. Una más refiere el transitar de un joven pintor que durante una década convive en Montparnasse con Breton, Artaud, Foujita, Zadkine De Créeft, Picasso, Miro, Man Ray, Gala, Vrieshka, Kiki de Montparnasse.

Hablamos sobre un Cantú que se integró a la Escuela Mexicana de Pintura y que expuso en el MOMA en la Tate Gallery, uno de los artistas fundadores de la Perls Gallery y que fue visitado por Rockefeller. Un Federico Cantú que fincó su grandeza en monumentos, universidades y edificios públicos, sacros y privados por toda nuestra nación.

La Razón conversó en exclusiva con Adolfo Cantú, albacea de la obra de Federico, quien fuera su abuelo.

¿Cómo se logra recuperar la obra del maestro Federico Cantú? Al fallecer el maestro queda como albacea de la obra su hermano, pero las cosas se fueron complicando... Al morir mi abuelo, el último domingo de enero de 1989, el albacea no hace la denuncia testamentaria que incluía la fortuna de Federico que ganó gracias a su producción artística, al saber esto, nos centramos en salvar su riqueza artística. Si el dinero se tenía que perder que se perdiera, pero era necesario poner a salvo la obra, pues no existían inventarios. Pedí asesoría y recurrí al despacho Goodrich Riquelme, sin tener idea de cuánto podía costar una sucesión testamentaria, más cuando se trata de obras de arte. Éramos siete familias interviniendo por quedarse con la obra, El proceso duró aproximadamente cinco años, tiempo durante el cual nos vimos imposibilitados de promover la obra del artista.

¿Qué sucedió durante ese tiempo? Decidimos sacar un primer libro sobre la obra de Federico Cantú, financiado por BANPAÍS y firmado por CONACULTA como investigación. Hasta ese momento no existía libro alguno a la venta. Mi abuelo atesoraba todo lo que producía, él imprimía sus grabados y era lo que vendía. Los óleos los acumulaba como loco, a tal grado que el inventario superó las 15 mil piezas en pintura, escultura y proyecto mural al momento de su muerte. Federico Cantú trabajó todas las técnicas: dibujo, cafeína, carbón, todo lo imaginable en un artista. Él nunca se separó de su colección de tintas de París.

¿Qué obras importantes y en qué lugares podemos encontrar parte de la producción del maestro Cantú? En 1957 (año en que muere Diego Rivera), mi abuelo recibe el encargo de hacer en la universidad de UIC un mural sacro, justo después de terminar el mural Los informantes de Sahagún en la Pinacoteca Virreyna. En el Museo Regional de Morelia ya contaba con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. En 1958, durante el 150 aniversario de nuestra Independencia, creó La unidad Independencia, por aquel tiempo le encargaron todo lo que tiene que ver con el IMSS: La tira de la peregrinación azteca en el Centro Médico Siglo XXI, Enseñanzas del cura Hidalgo en Guanajuato, y todas la madonnas de esa institución, La Purísima en la Universidad de Nuevo León.

¿Cómo fue de significativo el paso de Federico por París y esa relación especial que siempre sostuvo con Francia? De 1924 a 1934 convivió con todos los grandes de Montparnasse. En el mismo edificio donde él vivía estaban Man Ray, Joan Miró, Tsuguharu Foujita, amigo de Diego y novio en ese entonces de Kiki de Montparnasse. Todos allegados a Modigliani, Joaquín Peinado, Picasso, Ginés Parra, Julio González, Bretón, Eluard, Ernest Hemingway, Lino Espilimbergo y los cubanos Wilfredo Lam, Mario Carreño y Carmelo González —quien después expone en México entre los años 34 y 36 en la Galería de Inés Amor, hoy Galería de Arte Mexicano, la más representativa galería de México—. En México, Cantú recibió al “poeta maldito”, Antonin Artaud y trajo al nuevo grupo de franceses para realizar aquí la primera exposición surrealista.

Hasta aquí la primera parte de dos de esta columna sobre el gran artista mexicano de quien la crítica Raquel Tibol dijo, “Cantú es el gran olvidado”.

Federico Cantú
1907-1989 Pintor, grabador, escultor
Estudios: arte en las Escuelas de Pintura al Aire con Ramos Martínez
Parte de su legado: Enseñanzas de Quetzalcóatl Enseñanzas del cura Hidalgo Tira de la peregrinación azteca Cristo muerto Cuatro jinetes del Apocalipsis El triunfo de la muerte Zapata, Tierra y Libertad Leda y el cisne Monumento a Alfonso Reyes

http://ernestolozano.artelista.com
http://blogs.razon.com.mx/deartesvi...








Zedillo y Fox desdeñaron arte de Cantú
Ernesto Lozano


A todas las amistades que me facilitan una franca recuperación

Federico Cantú se levantaba con una taza de café y se forjaba sus propios tabacos mientras platicaba cada día, tenía colecciones de pipas, era una constante fumar mientras trabajaba, cuando recibía visitas, entonces grababa, no dejaba de grabar mientras conversaba. Federico siempre comía a la 1:15 de la tarde, como un reloj, después de comer tomaba una siesta de veinte minutos y seguía trabajando, en alguno de los cuatro caballetes con obras disímiles, mientras las dejaba secar, a las 8 de la tarde era su momento para cenar, después leía convulsivamente. La música no paraba de reproducirse en su casa; era un leit motiv sentirse envuelto por esas piezas barrocas que tanto disfrutaba.

Federico Cantú (Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, 1907 – 1989, ciudad de México), contaba que inició su carrera mural en los pizarrones de la escuela viviendo en San Antonio, Texas. Fue un artista pleno, que utilizó todas las técnicas posibles, desde la sanguina, la tinta, el carbón, la acuarela, el óleo, la escultura, el grabado, la punta seca, el buril y el temple. Era un gran admirador de los clásicos, por lo que en su momento pintó con la técnica del temple utilizando pigmentos y huevo. Cantú también era fiel seguidor de la música barroca, sus autores preferidos eran Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach, de ellos pintó obras como el Oratorio de Navidad, Susana y los Viejos, El Mesías, Quinteto, Orfeo, El Retorno de Ulises, Apolo y Dafne, entre otras.

En 1986, la exhibición homenaje, Federico Cantú. Ciclos y Reencuentros fue presentada en el Palacio de Bellas Artes.

Sus obras pueden visitarse actualmente en la Ciudad de México en la Colección BANAMEX, en la Colección ING, en el Museo de Arte Moderno (MAM), en el Museo Blaisten, en las colecciones Cantú y de Teresa, F. Cantú Fabila, en Nuevo León en el Mune, en el Museo de Linares, en el Museo de Historia, la Pinacoteca y la Universidad de Nuevo León.

Continuamos conversando en exclusiva para La Razón, con Adolfo Cantú, nieto del maestro Federico Cantú y albacea de su obra.

¿Qué pasa con determinados grandes artistas que están olvidados en México? Ha pasado con varios grandes artistas en México, aparte de mi abuelo ha sucedido con Roberto Montenegro a quien en este año se le hace un homenaje, le ganó una beca a Diego Rivera, y nunca lo perdonaron, lo de Montenegro fue de principio a fin de su vida que estuvo marginado, mi abuelo supo convivir con la “mafia” cultural de ese momento, se llevaba bien con Diego, no era esclavo de Diego en el sentido de decir “si el maestro tiene los valores, hay que asumirlos”, Diego Rivera en actitud de choteo le llamaba a Federico Cantú el Picasso de los pobres, los dos venían a la par, los mismos precios de Diego eran los de mi abuelo, ambos estuvieron a partir de 1939 en las tres grandes escuelas del siglo XX, la Escuela de París (1924-1934), la Escuela de Nueva York ( 1937-1942) y la Escuela Mexicana de Pintura, a la que perteneció durante toda su vida. Federico vivía perfectamente en esos tiempos en Nueva York, expuso en las dos más importantes galerías, la Perls Gallery y Macy´s Gallery, en el MOMA y en el Philadelphia Museum, al igual que el pintor Mario Carreño, quien también desde ahí era ampliamente reconocido. Al instalarse la Escuela de Nueva York, los que no se naturalicen “gringos” comienzan a ser excluidos y “van patrás”, aunque Federico había crecido en su infancia durante la Revolución en San Antonio, dijo, lo peor que puedo hacer es ser “gringo”.

¿Es por eso que Federico se regresa a México? Así es, Federico se regresa de nuevo a México trayéndose consigo a un notable coleccionista que es el encargado de llevar las obras a todos los museos de los Estados Unidos, el Dr. Mackinley Helm, que es el primer especialista en arte mexicano. El Dr. decide financiarle dos proyectos a Cantú, uno para San Miguel de Allende y el otro para Los Angeles, siempre ellos llevaron una muy buena amistad.

¿Cómo entra tu abuelo a las grandes colecciones que se estaban formando en México? Licio Lagos fue uno de los importantes coleccionistas en México, su colección se dividió al final, una parte la integran la Colección Banamex y, la otra, la Colección ING, (que antes fuera América-BANAMEX). Gracias a la gestión del Dr. Mackinley, las obras de Cantú integran ambas colecciones. Él también hizo llegar a los museos de los Estados Unidos, no sólo trabajos de mi abuelo, también de Carlos Mérida, Zúñiga, Tamayo, Guerrero Galván, Meza, María Izquierdo, Juan Soriano, Leonora Carrington, Montenegro, El Corcito y Ortiz Monasterio entre otros, todo esto junto con Inés Amor de la Galería de Arte Mexicano. Por eso Federico Cantú aparece en todas las colecciones de arte antiguo.

¿Por qué las nuevas generaciones desconocen la obra de Cantú y de otros grandes de la plástica de esos tiempos? Porque todos ellos ya han muerto. La idea y todas las conexiones se perdieron, los únicos que sobrevivieron fueron los longevos. Tamayo sobrevivió y llevaba una dinámica más adelante al igual que Luis Nishizawa, que es de la época, y aún lo tenemos entre nosotros. Las nuevas generaciones no tienen idea también por la falta de difusión de las autoridades, por eso y porque mi abuelo, que atesoraba todo, hizo tres publicaciones que nunca las comercializó. Por otro lado, los libros de arte en México no se reeditan, se convierten en grabados raros.

¿Qué ha pasado con la obra mural privada que realizó tu abuelo? Para mala fortuna en la años en que gobernaba Ernesto Zedillo, éste decide comprar la casa del Chato Noriega en la que había unos murales de Federico, a su esposa no le gustaron esos murales y el ex presidente decide deshacerse de ellos, entramos en esos tiempos a una administración que no le interesó la obra de Cantú. También sucedió con la casa de Benito Coquet, quien es el hacedor del IMSS, en cuanto a su acervo pictórico y escultórico, los herederos de Coquet deciden también prescindir de dos batallas en mural (La Caída de Troya y La Batalla de Tenochtitlan) que se encontraban en esa casa, ambas de la autoría de mi abuelo. En esa ocasión interviene el INBA y se logra que las compre Natividad González a nombre del Estado de Nuevo León, una se va a la Pinacoteca y la otra al Museo de Historia, además de una tercera pieza que se la queda el Museo Fundidora. La cuarta obra mural de esta casa necesitaba un desprendimiento, un strappo, para sacarla completa de ahí, pero el INBA y la directora de CONACULTA en ese momento, Sari Bermúdez, se cruzan de brazos y mejor permiten derrumbar la casa perdiéndose esa cuarta obra mural (El Quinteto de Ángeles Músicos). En el sexenio del presidente Vicente Fox, me acerqué al Secretario de Educación para corregirles la ausencia en la guía sobre murales que estaban preparando, de la obra Los Informantes de Sahagún, que está en la Pinacoteca Virreynal, y claro que se habían olvidado, pues el mural lo tienen cubierto por un plástico. Está en el Centro de Arte Alameda y como tenían que hacer proyecciones en la institución, pues lo tapan y las realizan sobre el mural de Cantú. En el gobierno de Canales Clarión en Nuevo León, abandonan el mural El Flechador del Sol, al no darle el mantenimiento que necesitaba y se pierde al permitirse su derrumbe. Fueron gobiernos muy crueles con el arte.

¿Qué acervo dejó el maestro Federico Cantú? De caballete y escultura hay aproximadamente 300 temas, algunas veces manipulaba las fundiciones agregando y suprimiendo, logrando variantes sobre el mismo tema, en el caso de los grabados también, son unas 200 placas, las manipulaba como cuatro veces, hay placas que están muy retocadas, el grabado de La Última Cena tiene cinco versiones diferentes, todas realizadas sobre la misma placa a lo largo de 30 o 40 años. Él hacía eso: evolucionaba, al cambiar de pincel, cambias de trazo, de buril. Otro ejemplo es La Mona Casandra, que era como su Gioconda, su Mona Lisa, hay alrededor de 25 versiones diferentes de esa obra. Tenemos identificables unos 2,000 óleos, dibujos son muchos, de la época de París hay unos seiscientos trabajos, proyectos a su muerte tenemos la Iglesia de la Universidad Intercontinental (UIC), ahí están el Vía Crucis, cada pasaje tenía un proyecto y a veces hasta dos, al igual que la sección de los 14 proyectos de vitrales. Encontramos unas ilustraciones para la edición de un libro de Renato Leduc, y en cuanto a las Madonnas del IMSS, hay unas 60 piezas grandes, sin contar con las obras en museos y galerías de los Estados Unidos.

Federico Cantú murió el último domingo del mes de enero de 1989 en la ciudad de México. Sus restos reposan al pie de una de sus obra maestras Dios padre y crucifixión, en la capilla de la Universidad Intercontinental en la ciudad de México.

http://ernestolozano.artelista.com
http://blogs.razon.com.mx/deartesvi...